Monday 31 July 2017

Mattia Bonetti

Mattia Bonetti. Artista, diseñador de mobiliario y de interiores.

Mattia Bonetti (1952, Lugano, Suiza) es un artista y diseñador que vive y trabaja en París. Un verdadero pionero para el diseño de vanguardia contemporánea.

Estudió inicialmente diseño textil en el Centro scolastico per le industrie artistiche en Lugano, y en 1972 -a la edad de 20- se trasladó a París.

En esta ciudad Mattia Bonetti trabajó inicialmente en el sector textil, para más tarde derivar hacia una carrera como estilista y fotógrafo, antes de -en 1979- cambiar su enfoque hacia el diseño de mobiliario y de interiores.

Mattia Bonetti construía habitaciones en miniatura, con muebles de casas de muñecas a escala, y después tomaba fotografías en blanco y negro de éstas recreaciones. Así descubrió que le gusta hacer cosas con las manos.

A finales de los años setenta (1979) Mattia Bonetti  conoció a la diseñadora Élisabeth Garouste mientras ésta trabajaba con su marido (el pintor Gérard Garouste) en el proyecto de interiorismo del famoso restaurante Le Privilège, en el legendario teatro y club nocturno parisino Le Palace.

Mattia Bonetti se unió al proyecto con un esquema decorativo “neo-barroco“, con toques prehistóricos y referencias al arte primitivo, como lo demuestra por ejemplo las máscaras de terracota, hechas a mano por el propio Bonetti.

El estilo resultante fue rompedor y subvertió las convenciones de la estética predominante en ese momento. Rápidamente fue apodado como “bárbaro” pero su lenguaje único e inventivo se convirtió en sinónimo de sofisticación interior y de mobiliario de diseño contemporáneo europeo.

En 1980, la pareja decidió colaborar juntos en colecciones de muebles -en lo que sería una larga y fructífera asociación profesional- con una exposición de su primera colección conjunta en la galería Jansen (rue Royale).

Desde 1980 hasta 2002 desarrollaron proyectos de decoración de interiores, además del diseño de muebles y objetos únicos y exclusivos, convirtiéndose en unos de los diseñadores icónicos de la década de los 80.

En 1987 Garouste y Bonetti comenzaron a vender sus piezas en galerías de todo el mundo y a recibir comisiones de ejecución por los diversos diseños de interiores que realizaban, incluido el trabajo con la casa de moda Christian Lacroix.

Se reunieron con el modisto a través de un amigo en común en la primavera de 1987 y “nos mostró lo que le gustaba, habló de la Provenza -donde se crió- del estilo barroco, de los toros, la cultura oriental, de España “. El resultado de ésta colaboración fue sorprendentemente imaginativo y como en ninguna otra casa de alta costura.

Las cortinas y las alfombras se realizaron en los ocres quemados del Rosellón, enmarcados con rococó en color negro. Había riffs modernos en sillas francesas del siglo XVIII tapizadas en frambuesa, lila, naranja y azul eléctrico; consolas de color rojo vivo con ramas en vez de patas; taburetes con forma de tocón de árbol; asas, ganchos y varillas haciendo arabescos de hierro forjado y altísimas mesas de café de madera posadas sobre gruesos mondadientes.

En 1988 Garouste y Bonetti comenzaron a trabajar con David Gill, que había abierto recientemente su galería del mismo nombre en Fulham Road de Londres.

Después del encargo del nieto de Pablo Picasso de rediseñar el Château de Boisgeloup, cerca de París, donde el artista tubo un estudio (L’Atelier du Sculpteur; y donde vivió de 1930 a 1936 con Marie-Therese Walter) la princesa Gloria von Thurn und Taxis invitó a Mattia Bonetti a rediseñar los apartamentos privados del Palacio de San Emmeram en Alemania.

Élisabeth Garouste y Mattia Bonetti son absolutamente lo contrario del estilo funcional y minimalista. Sus diseños son caprichosos y surrealistas, barrocos y teatrales, y utilizan una gran variedad de materiales como madera, piedra, cuero, terracota, hierro forjado y bronce.

En 2001, una nueva serie de exposiciones retrospectivas de su trabajo conjunto, como por ejemplo en el Grand-Hornu en Bélgica (un antiguo complejo industrial de minería de carbón dedicado en la actualidad a exposiciones temporales), representan el colofón y el balance final de veinte años de colaboración.

En 2002, Élisabeth Garouste y Mattia Bonetti se separan y a partir de entonces seguirán su camino cada uno por separado.

Aunque la trayectoria de Bonetti abarca ya más de tres décadas, su estilo sui generis está disfrutando en los últimos tiempos de un momento álgido.

Los proyectos más notables de Mattia Bonetti ya en solitario incluyen el mobiliario litúrgico (2007) de la catedral de Saint-Etienne en Metz (Francia); muebles para el decorador Jacques Grange para el Hotel Mark (2009) en Nueva York, y el diseño general del Hotel Cristal Champs Elysées (2009) en París.

En el stand de Paul Kasmin Gallery en la edición 2015 de TEFAF (Maastricht), Bonetti fue el responsable del diseño total que incluía los suelos de madera, las sillas tapizadas, mesas e incluso el papel pintado.

Mattia Bonetti crea muebles y objetos de edición limitada, y una selección de productos industriales; diseños para entornos públicos y privados en Francia y en el extranjero.

Siempre comienza su trabajo con un boceto a mano alzada que después es interpretado y fabricado por artesanos que, durante décadas, han estado transformando sus dibujos en piezas de materiales lujosos y formas innovadoras e imaginativas.

Los materiales más lujosos son llevados a los límites que permiten los avances tecnológicos, utilizando la mayoría de las habilidades disponibles en la actualidad, incluyendo la impresión en 3D, uso de materiales acrílicos y robótica moderna.

Su trabajo fusiona sin complejos el arte y el diseño diluyendo las fronteras entre disciplinas, y sus piezas han sido definidas como caducadas-caprichosas, surrealistas y únicas.

Él no tiene una visión única de su firma, y tampoco se centra en un período histórico particular que tome como referencia. Sus piezas reflejan su personalidad y no siguen las tendencias, ni ningún estilo concreto.

Mattia Bonetti puede hacer una pieza de ébano imponente por la mañana y lámparas de pie de cristal de roca, que se parecen a los rascacielos de Manhattan, por la noche.

O puede producir obras maestras como su famosa mesa de comedor “Abismo“, una obra fantasmagórica de bronce, con una pata como un tocón de árbol de color rosa en un extremo y otra pata como de coral verde y naranja en el otro extremo.

El único vínculo entre las piezas es la fantasía llena de glamour que reflejan y un guiño constante a la naturaleza.

Su inspiración “siempre viene de la naturaleza” dice. De hecho, la naturaleza nunca ha estado lejos de la obra de Mattia Bonetti -donde quiera que su imaginación y los materiales le dejan llegar- porque para él “siempre está presente y es lo más bello y lo más significativo… la vegetación, lo animal o lo humano, eso es de lo que el mundo está hecho, nada más “.

Lo que diferencia sobre todo a Mattia Bonetti de otros diseñadores es éste enfoque embriagador a la hora de crear. Sus colecciones de piezas únicas no las crea él, “ya que vienen a mí“, dice el diseñador.

Como escribe Carol VogelEl trabajo de Mattia Bonetti atrapa de manera particularmente imaginativa el tiempo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando las formas históricas estaban recién traducidas y los materiales tradicionales son empujados a nuevos límites. Cada diseño suyo combina la fantasía y el glamour con un sentido distintivo de inteligencia y originalidad “.

Descrito muchas veces como “New Barroco” o “neo-Barbaric“, la característica más notable de su forma de hacer es debido a las decisiones inusuales de elección de materiales, así como una variedad de referencias que abarcan desde la Edad Media, África y el barroco veneciano.

Debido a que sus diseños son piezas únicas “la mayoría de mis clientes son grandes coleccionistas de arte contemporáneo“, comenta en su estudio, donde pasa muchas horas realizando dibujos de colores sacados de su imaginación.

Su obra está presente en numerosas colecciones públicas, como el Centro Pompidou y el Museo de Artes Decorativas de París; el Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt en Nueva York, y el Museo Victoria & Albert de Londres.

Mattia Bonetti ha realizado exposiciones individuales en Xavier Hufkens Gallery en Bruselas; David Gill Gallery en Londres, y Luhring Augustine Gallery de Nueva York, entre otras muchas.

Paul Kasmin Gallery (pág. web).

David Gill Gallery (pág. web).

Disenador Mattia Bonetti.

Mattia Bonetti y cabinet “Happy Birthday” (2008). Edición David Gill, limitadas a 8.



source http://decorador.online/disenadores-destacados/mattia-bonetti/

Saturday 29 July 2017

Konstantin Grcic

Konstantin Grcic. Diseñador industrial.

Konstantin Grcic (1965, Munich) es diseñador de mobiliario alemán.

De niño le gustaba construir objetos y después de la escuela secundaria, comenzó a trabajar para un restaurador de muebles antiguos “porque quería aprender cómo se hacen las cosas de manera correcta“, recuerda.

Esto derivó en estudios de ebanistería en la Escuela John Makepeace (Dorset, Inglaterra), donde descubrió algo que le gustaba incluso más que la construcción : el diseño.

Después ingresó en el Royal College of Art de Londres, donde encontró su verdadera pasión: el diseño de muebles.

Desde la creación de su propia Oficina Konstantin Grcic Diseño Industrial (KGID) en Munich en 1991, ha desarrollado y se ha especializado en varios campos que van desde el mobiliario y otros productos industriales, iluminación para algunas de las empresas líderes en el campo del diseño, hasta el diseño de exposiciones y trabajos relacionados con la arquitectura.

En este tiempo, desde que salió de la Royal College of Art hasta hoy, Konstantin Grcic ha cosechado incluso el reconocimiento de maestros como Achille Castiglioni, el diseñador italiano fallecido en 2002, que veía en él a su heredero espiritual y admiraba tanto su meticulosa investigación de la historia del diseño y la arquitectura, como su pasión por la tecnología y los materiales.

Su trabajo es conocido por todo el proceso de pensamiento lógico que Grcic desarrolla poniendo especialmente el interés en la integridad de los materiales y el respeto por los métodos de producción.

Konstantin Grcic combina el rigor y la severidad formal con una considerable agudeza intelectual y cierto sentido del humor. Grcic es a menudo definido como minimalista, pero el propio diseñador prefiere hablar de simplicidad.

Pero la realidad es que Grcic se ha ido forjando con cada proyecto. De la depuración y la esencia de los objetos ha ido emprendiendo el camino hacia la complejidad formal y técnica de un diseño personal y propio.

En verdad, Grcic es de los pocos diseñadores que no se identifican con un solo estilo, el mismo reconoce que tuvo que adherirse a la New Simplicity (la sencillez, la economía de recursos y de materiales, y la pureza de líneas) por una falta evidente de recursos en esos años.

Mis primeros proyectos eran sencillos, no sólo porque sentía un sincero entusiasmo por la sencillez y su belleza, sino también por razones prácticas… estaba trabajando para empresas jóvenes, y disponía de pocas herramientas”.

Con el tiempo, y con el fin de mejorar los productos, los esfuerzos de Grcic han ido dirigidos hacia conocer mejor los procesos industriales de producción, gracias a la relación directa con los fabricantes y a buscar un mayor riesgo y complejidad.

El mismo Konstantin Grcic reconoce cómo su trabajo depende de los encargos que le mandan y de los vínculos que establece con los directivos o responsables. “Es uno de los aspectos más estimulantes de mi trabajo. Cuando funciona es un diálogo fértil en el que se persigue un objetivo común, una pasión. Esto no significa estar siempre de acuerdo.… Los conflictos y los desacuerdos fuerzan a ambas partes a ser más precisas y claras, en una intensa discusión, para convencerse mutuamente”.

Grcic se siente muy afortunado de hacer algo que ama. “Algunas personas piensan que el diseño es sinónimo de diversión, pero eso no es cierto”, agrega. “Es un trabajo duro, importante. No solo hay que pensar en el objeto que se está diseñando, sino en todo lo que lo rodea, desde cómo se producirá hasta quién lo usará, y qué pasará con ese objeto una vez que finalice su ciclo de vida útil. Diseñar es una gran responsabilidad. Y creo que solo se puede hacer bien si realmente se disfruta“.

Entre sus reconocidos clientes se encuentran Authentics; BD Ediciones; ClassiCon; Flos; Flötotto; Laufen; Magis; Mattiazzi; Muji; Nespresso; Plank; Serafino Zani; Thomas Rosenthal; Iittala; Krups; MorosoLamy, y Vitra. Y para la Galerie kreo en París, ha creado una serie de piezas de edición limitada desde 2004.

Su asociación con Magis originó una de las sillas más interesantes e ingeniosas jamás creadas, la chair One. “Este fue un proyecto maravilloso”, dice Grcic, admitiendo que su relativa juventud e inocencia lo llevaron a recorrer caminos sin explorar.

Esta fue posiblemente la primera vez en la que un molde fundido de gran tamaño se usó para realizar una silla. Por lo general, esta tecnología se usa solamente para componentes más pequeños“, explica.

Involucró mucha mecanización pesada. Decidí dividir las superficies en secciones delgadas, como ramas que permitieran que el material fluya a través del molde para crear la forma, que es como una canasta o una cuadrícula, y es muy tridimensional“.

También fue una de las primeras veces en que se usó el modelado con computadora en 3-D, “para mí, fue un proceso muy innovador y ciertamente un punto de inflexión para nuestro Estudio“, dice Grcic.

Chair One se ha convertido en un icono de diseño, y ahora está en las colecciones permanentes de muchos museos prestigiosos junto con otras piezas de Grcic, tales como su lámpara Mayday, que recibió el prestigioso Compasso d’Oro, producida por Flos en 2001, y la silla Myto para Plank, que lo recibió en 2011.

Lejos de las veleidades escultóricas de otros diseñadores contemporáneos, Grcic se ve como un creador de objetos. “Pienso que mis proyectos tienen en común que todos son construidos, no esculpidos.… No hay un bloque preexistente del que extraigo algo, sino que hay muchas piezas; cojo una, luego otra y creo una estructura. Ésa es la verdadera línea que une mis trabajos”.

En Junio de 2005 PHAIDON Press London publicó la primera monografía íntegra del trabajo de Konstantin Grcic.

El trabajo de Konstantin Grcic forma parte de las colecciones permanentes de los museos de diseño más importantes del mundo como el MoMA de Nueva York; el Centre Georges Pompidou de París, o el Die Neue Sammlung en Munich.

Konstantin Grcic ha organizado una serie de importantes exposiciones de diseño como DESIGN-REAL para The Serpentine Gallery, Londres (2009); COMFORT para la Bienal de Diseño de St.Etienne (2010), y BLACK2 para el Istituto Svizzero de Roma (2010).

En 2012 fue responsable del diseño de la exposición del Pabellón Alemán en la XIII Bienal de Arquitectura de Venecia.

No han faltado tampoco galardones prestigiosos como el Compasso d’Oro otorgado por la Asociación de Diseñadores Italianos en 2001 (citado anteriormente); Le Nombre D’or concedido por sus homólogos franceses en 2004; el premio ADI FAD en diciembre de 2009, o el Wallpaper al mejor diseñador de muebles en 2010.

Konstantin Grcic (pág. web).

Diseñador Konstantin Grcic.

Konstantin Grcic. “Table_B” (2009) para BD. Barcelona y silla “Rival” (2014) para Artek.



source http://decorador.online/disenadores-destacados/konstantin-grcic/

Thursday 27 July 2017

Piero Fornasetti

Piero Fornasetti. Diseñador, decorador de interiores, pintor, escultor y grabador.

Piero Fornasetti (1913 – 1988, Milán, Italia) fue diseñador, decorador de interiores, pintor, escultor y grabador; y a lo largo de su carrera cultivó un estilo muy original impresionado por la grandeza pasada del arte italiano.

Desde niño deslumbró por su talento para el dibujo y su capacidad de crear un personal universo de imágenes. Un mundo mágico, casi onírico, pleno de inteligencia e ingenio que lo ha convertido en uno de los artista más originales, creativos y con enorme talento del siglo XX

En 1930 Piero Fornasetti recibió una beca para estudiar pintura en la Academia de Bellas Artes de Brera de Milán, pero fue expulsado por insubordinación en 1932.

A comienzos de la década de 1930, Fornasetti había empezado a trabajar como pintor y grabador en un espacio que su padre le había dejado para tales prácticas en la casa familiar.

Fornasetti recopiló libros, revistas y documentos sobre las artes aplicadas, y utilizó imágenes que encontró (a menudo recortándolas de los libros) como puntos de referencia estética, fuentes de inspiración y como materiales para su trabajo. El principio de Fornasetti, detrás de toda su volcánica creatividad, es el de recolectar.

Fornasetti continuó pintando y expuso en la Universidad de Milán sus primeras pinturas, que ya muestran la influencia del Surrealismo y de artistas como Giorgio de Chirico.

Comienza también a diseñar y en 1933 mostró su trabajo en la Triennale de Milán (el evento clave del diseño de la época), incluyendo bufandas de seda pintadas, que atrajo la atención del diseñador Gio Ponti.

Gio Ponti era uno de los arquitectos y diseñadores italianos más importantes del siglo XX, y estableció con él (durante los años cincuenta y setenta) una estrecha, continuada y fructífera colaboración en numerosos proyectos de interiorismo y en la creación de muebles.

Por ejemplo, en su revista “Domus“, Gio Ponti presentó obras de Piero Fornasetti, y Piero Fornasetti diseñó varias portadas para ésta revista.

Durante la Segunda Guerra Mundial se exilió en Suiza entre 1943 y 1946.

En 1950 Gio Ponti y Piero Fornasetti decoraron el Casino de San Remo y la pastelería milanesa Dulciora.                    .

En 1951, Gio Ponti y Piero Fornasetti realizaron la decoración interior para casa Lucano. El mobiliario parecía estar dominado por la decoración de Ponti, pero hacia la sala de estar se podía ver la decoración de Fornasetti, con estanterías llenas de libros y objetos trompe-l’oeil. El deseo de conseguir un “diseño total” era algo innato en la obra de Fornasetti para crear un espacio teatral y mágico.

En 1952 colaboraron en los interiores del famoso y magnífico transatlántico Andrea Doria.

Uno de sus proyectos conjuntos más importantes fue la serie “Architettura“, una colección de mobiliario diseñada por Gio Ponti y decorada con motivos arquitectónicos -inspirados en el pasado- de Piero Fornasetti, que fue mostrada en la Triennale de 1951.

En su casi inabarcable producción de muebles y objetos desarrolló un inconfundible lenguaje visual. Piero Fornasetti diseñó por ejemplo mesas redondas que decoró con pinturas trompe-l’oeil de instrumentos musicales o grandes soles.

Para Fornasetti, una sola idea proporcionaba suficiente inspiración como para crear infinitas versiones. De hecho, una gran parte de sus trabajos son constantes evoluciones de temas concretos.

Son muchos los motivos que utilizó –soles, monedas, instrumentos musicales, arlequines–, pero el más famoso y con el que se le asocia de inmediato, su firma (un verdadero icono de su obra), es el bello y enigmático rostro de una mujer, la cantante de ópera (soprano lírica) Lina Cavalieri, cuya imagen descubrió hojeando una revista francesa del siglo XIX.

A partir de 1952, convertida en su musa, transformó el rostro de la Cavalieri “como él deseaba“, y lo utilizó en todo tipo de piezas : en platos, vasos, pisapapeles y candelabros, creando y produciendo una serie de más de 350 variaciones que llamó “Tema & Variazioni“.

La variación no es sólo un noble esfuerzo o un ejercicio musical, sino también una tradición intelectual y el virtuosismo de la imaginación“, declaró Gio Ponti.

“¿Qué me inspiró para crear más de 300 variaciones con la cara de una mujer?“, se pregunta el diseñador italiano, Piero Fornasetti. “No sé“, admite, “empecé a hacerlas y nunca me detuve“.

A Fornasetti le encantaba guardar éstas piezas, sus imágenes favoritas, y colgaba 300 platos de porcelana en el baño de su galería, todos con variaciones de éste mismo tema.

Otras características comunes en su trabajo incluyen el uso intensivo de blanco y negro, el sol y el tiempo. Su estilo estuvo fuertemente influido por la arquitectura griega y romana, pero Piero Fornasetti no se limitó a los motivos del estilo Novecento (inspirado en el neoclasicismo) y desarrolló un estilo ecléctico.

Piero Fornasetti también utilizó motivos ornamentales y pictóricos del Renacimiento temprano, e incluso fue influenciado por el surrealismo y la pittura metafisica.

Los biombos, con su función de elemento arquitectónico móvil, intrínsecamente teatral e ideal para trucos ilusionistas, es uno de los objetos escogidos por Fornasetti (a partir de los años cincuenta) fascinado por su linealidad y por ser ideal para la decoración y el trompe-l’oeil.

¿Cómo podría contar mis historias y hacer que el objeto…. fuera útil al mismo tiempo?…. He diseñado biombos con motivos interminables, pero en su mayor parte son una forma de permitirme contar algunos de mis sueños”.

En la década de 1980, el trabajo de Piero Fornasetti se hizo enormemente popular entre los diseñadores posmodernos.

El legado del artista italiano lo mantiene hoy su hijo Barnaba Fornasetti, quien continúa desde el Atelier con las rigurosas técnicas artesanales de producción, en las re-ediciones limitadas que se hacen cada año.

Barnaba es el responsable también de las llamadas reinvenciones, nuevos diseños que utilizan, no obstante, los elementos e imágenes del archivo histórico de Fornasetti y que se pueden encontrar, junto con piezas clásicas, en el showroom de la firma en Milán.

En 1970 Piero Fornasetti abrió una tienda propia en Via Montenapoleone, donde las legiones de fans y admiradores de sus diseños, lúdicos e imaginativos, todavía hoy pueden comprarlos.

Hoy en día el estilo de Piero Fornasetti se puede ver en multitud de productos como bufandas, corbatas, lámparas, muebles, platos de porcelana y otros objetos similares.

Barnaba también es el co-autor del libro “Fornasetti : El Universo Completo”, publicado en 2010 por Rizzoli, junto con Mariuccia Casadio y Andrea Branzi.

En 2014, con motivo de los 100 años del nacimiento de Piero Fornasetti, la Triennale de Milán acogió una exposición para celebrar la vida y la obra del artista milanés que ha llegado a ser conocido en el mundo como un ilusionista y un maestro del ornamento.

Comisariada por su hijo Barnaba, “100 años de práctica de la locura” (Cento anni di follia pratica) examina la vasta carrera del pintor, grabador, diseñador, coleccionista, artesano y galerista de fecunda imaginación, creador aproximadamente de 13.000 objetos.

Piero Fornasetti (pág. web).

Designer Piero Fornasetti.

Piero Fornasetti y silla “Lux Gstaad”.



source http://decorador.online/disenadores-destacados/piero-fornasetti/