Saturday 30 June 2018

Odosdesign

Odosdesign. Agencia de diseño integral, de producto y estrategia visual.

Odosdesign es una Agencia de Diseño especializada en proyectos de diseño (generando nuevos productos), comunicación y estrategia visual (introduciéndolos en el mercado) y dirección de arte (creando su identidad de marca).

Odosdesign, que tiene su base en Valencia, fue fundada en 2005 por Ana Segovia, diseñadora de producto de formación y directora de arte por vocación; por María Mengual, diseñadora gráfica, y por Luis Calabuig, diseñador multidisciplinar que compagina la construcción de imágenes y objetos con su labor docente en la Universidad.

Los tres se licenciaron en Diseño Industrial por la UPV de Valencia en 2001, después de lo cual trabajaron para varios estudios de diseño nacionales e internacionales.

Otros miembros de la Agencia son la ingeniera Paloma Inda, project managerLuis Iranzo, diseñador digital, experto en animación y video; Rosalía Sebastián, diseñadora polivalente, y Marta Andrés, arquitecta de formación y diseñadora por convicción.

La suma de todas estas distintas personalidades les permite llegar a un final común siempre creativo.

Nuestro trabajo se basa en una búsqueda común de nuevos fundamentos y en la combinación de funcionalidad, creatividad y estética“.

Por este motivo, Odosdesign destaca por su carácter multidisciplinar y su capacidad de realizar y desarrollar proyectos integrales para empresas e instituciones, abarcando todas sus necesidades de diseño de producto, diseño gráfico, dirección de arte, branding, video o diseño web.

En Odosdesign entienden el diseño como la herramienta necesaria en toda estrategia empresarial que pretenda comunicar y transmitir productos, servicios o ideas.

Saber diseñar productos nos ayuda a saber comunicarlos, por eso basamos la comunicación en el diseño gráfico y la dirección artística para conseguir una unidad y una perfecta identidad para el producto“.

Odosdesign ha trabajado para  empresas como Gandia Blasco, Bancaja, Sancal, Mobenia, Cambrass, do + ce, Babidu, Koo-International.

Para Odosdesign el diseño aporta una diferenciación que aplican desde todas sus vertientes:

Entienden el diseño industrial o de producto como una fusión entre tradición y renovación, con un enfoque experimental en sus materiales y técnicas productivas.

Desarrollamos productos duraderos que están más allá de la moda. Para alcanzar estos altos estándares, es importante estar involucrado en todos los procesos, desde el concepto inicial hasta el desarrollo de productos y la comunicación, incluyendo el diseño gráfico y la dirección artística“.

Así por ejemplo, su parasol “Ensombra” para la firma Gandia Blasco les dio a conocer y desde entonces ya han diseñado casi cincuenta productos diferentes para marcas como Sancal; GAN; PuntArlexViccarbe; MUJI; Mobenia, o incluso su propia vajilla inspirada en la comida rápida.

Consideramos el diseño de nuevos productos como una reflexión sobre los diferentes estilos de vida y sus necesidades… Observamos todo a nuestro alrededor y analizamos cómo reaccionamos ante esas cosas, ya que nuestros futuros diseños también estarán a nuestro alrededor y se convertirán en parte de nuestra realidad“.

Para la comunicación visual de las empresas desarrollan proyectos integrales de comunicación gráfica porque no sólo se trata de crear marcas diferenciadas, capaces de transmitir los valores de la empresa que representan, sino también de trazar estrategias a largo plazo que les permita incorporar esas marcas -en sus distintos soportes- de manera eficiente.

Para la mayoría de las empresas el diseño editorial sigue siendo su carta de presentación presencial. Por eso en Odosdesign cuidan al máximo los catálogos, los libros, las libretas o incluso la gráfica aplicada a envases o espacios. En los últimos años han desarrollado los catálogos de Gandia Blasco; GAN; Punt; Actiu; Levantina, o Inbani.

En Odosdesign también desarrollan proyectos de comunicación digital, imprescindible en la sociedad actual, que se unifican perfectamente con el resto de comunicación empresarial, tanto offline como online, desarrollando proyectos web para empresas como Punt; Babidu; Gandia Blasco; Cala Bandida, y muchas más.

Odosdesign han recibido varios premios, entre ellos el Primer premio INJUVE 05 a la mejor trayectoria profesional; el Grand Design Award 2007 (Londres); el Delta Selection 2007 a producto exterior, y el Premio Gioia Casa 2007, también a producto exterior; la Medalla de Plata de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) por el equipamiento urbano o de uso público.

También han resultado ganadores, en la Categoría de Edición, del Concurso Igloo Festival 2010 por Torraspapel, y consiguieron el LAUS de bronce 2013 por la dirección de arte para GAN.

Sus productos han sido expuestos en muchas ciudades del mundo, como Valencia, Barcelona, ​​Madrid, Tokio, Nueva York, París, Helsinki, Miami, Milán y Copenhague; y sus proyectos han sido publicados en numerosas revistas especializadas de ámbito nacional e internacional.

Odosdesign (pág. web).

Agencia de diseño integral Odosdesign.

Odosdesign, compuesto entre otros por los 3 co-fundadores de la Agencia: María Mengual, Luis Calabuig y Ana Segovia. A la derecha, galán de noche “Easel” (2015) para Arlex.



source https://decorador.online/disenadores-destacados/odosdesign/

Saturday 23 June 2018

Pedro Friedeberg

Pedro Friedeberg. Artista surrealista y diseñador.

Pedro Friedeberg (1936, Florencia, Italia) es un artista y diseñador mexicano conocido por su trabajo surrealista lleno de líneas de colores y símbolos antiguos y religiosos.

Pedro Friedeberg es hijo de padres judíos alemanes que escaparon de Europa al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y llegaron a México cuando Pedro tenía tres años.

Pedro Friedeberg dice que no habla de su infancia porque la asocia con la disciplina, la tortura y el castigo pero recuerda a su abuela marcando nombres, en los periódicos europeos, de familiares que habían sobrevivido al Holocausto.

De pequeño odiaba estar en su casa y tuvo que aprender violín y a hablar varios idiomas. A pesar de sus orígenes judíos fue educado más bien como ateo, aunque él dice que tiene siete religiones, una por cada día de la semana.

Expresó desde muy temprano su interés por el arte y cuando tenía dos años le gustaba sentarse frente a la iglesia de Santa María Novella, en Florencia, para intentar dibujarla.

En su juventud se sintió cautivado por la arquitectura de las iglesias renacentistas, y de más adulto por las obras de Canaletto, Piranesi y otros artistas del siglo XVIII. También le gustaban las perspectivas de los dibujos de M. C. Escher, Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972).

Estudió durante un tiempo en Boston, y en 1957 comenzó a estudiar arquitectura (aunque sólo estuvo hasta el tercer año) en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, por su propio interés pero también debido a la presión de sus padres.

En contra de los planes académicos, y de la estética convencional predominante de la década de 1950, Pedro Friedeberg se sentía atraído por la obra modernista y recargada de Antoni Gaudí.

Radicalmente opuesto a las líneas frías, simétricas y racionales del Movimiento Moderno, como por ejemplo, las de Ludwig Mies Van der Rohe, Pedro Friedeberg comenzó a diseñar obras inverosímiles como casas con techos de alcachofa y rascacielos rematados con peras, lo que le valió malas calificaciones.

Sin embargo, su paso por la Universidad le permitió conocer al artista Mathias Goeritz (1915 – 1990), quien le animó a que ignorara a sus padres y continuara como artista siguiendo su talento, intuición y creatividad; y durante los veranos, Friedeberg empezó a trabajar como secretario de Goeritz, ayudándolo en sus proyectos artísticos.

En 1960, cuando solo tenía veintidós años expuso por primera vez su trabajo en la Galería Diana gracias a la recomendación de la artista surrealista Remedios Varo (1908 – 1963), que conoció a través de su familia y amigos.

Gracias a estas conexiones, comenzó a conocer a otros artistas surrealistas mexicanos como Leonora Carrington (1917 – 2011) y Alice Rahon  (1904 – 1987), hasta llegar a convertirse en 1961 en miembro de Los Hartos.

Este grupo o movimiento artístico preconizaba la espiritualización del arte y se basaba en los principios dadaístas: la creación del anti-arte por el arte, rechazando la pintura política y social que era dominante en México en ese momento.

Eran originales, excéntricos, irreverentes e iconoclastas, y la influencia de este grupo llevó a Friedeberg a creer en la autonomía del esteticismo.

Para Friedeberg, “Los Hartos es el movimiento más importante de los años 60. Gracias a este movimiento… José Luis Cuevas se volvió famoso. Gracias también a Los Hartos, Chucho Reyes empezó a vender como pan caliente y la galería Antonio Souza se volvió inmortal… Gracias a Los Hartos logramos fundar, junto con Xavier Girón, el chinchismo en la galería La Chinche, amén“.

En 1979, Pedro Friedeberg y Xavier Girón organizaron un movimiento artístico llamado “Chinchismo“, que viene de “chinche“, que significa error, y pidieron a treinta artistas que crearan “errores” con la idea de ridiculizar los movimientos artísticos o “ismos“.

Pedro Friedeberg ha tenido toda su vida una reputación de ser excéntrico. Dice que consulta a I-Ching todos los días, y tiene una colección de santos.

Me levanto al mediodía y, después de regar mis pirañas, desayuno las cosas corintias. Más tarde, durante el día, tomo un almuerzo iónico seguido de una siesta dólica. Los martes dibujo una voluta o dos, y tal vez un frontón, si el estado de ánimo me alcanza. El miércoles lo he reservado para la anti-meditación. Los jueves suelo relajarme mientras que el viernes escribo autobiografías“.

Dice que hoy el mundo carece de excéntricos porque las personas se han vuelto ovejas por la cultura de consumo y la televisión que quiere que todos seamos estándar y uniformes.

Friedeberg se ha casado cuatro veces. Su tercera esposa, con la que estuvo casado doce años, fue la Condesa polaca Wanda Zamoyska. Su última esposa es Carmen Gutiérrez, con quien tiene dos hijos, Diana y David.

Él dice que Carmen es una mujer muy seria, a diferencia de sus otras esposas anteriores. Dice que tener hijos cambió su vida porque ya no podía viajar por el mundo y quedarse hasta las cinco de la madrugada bebiendo.

Actualmente vive en Ciudad de México y cuando muera dice que espera ser enterrado en el mismo cementerio de Venecia donde están enterrados Stravinsky y Diaghilev, en una tumba con una góndola blanca y plumas negras.

Ha declarado que nunca está realmente relajado y que pinta un lienzo por semana, además de hacer esculturas, muebles y otros objetos.

Pedro Friedeberg ha pintado, creado murales para instituciones en México y en el extranjero, portadas y libros ilustrados, ha sido director de arte y ha realizado escenografías. Comenzó a diseñar muebles en la década de 1960, rechazando el entonces estilo internacional dominante.

Ha diseñado sillas, mesas y sofás de formas fantásticas que parecen salidos de un sueño alucinógeno tiki-tropical. Son muebles que se caracterizan por un surrealismo llamativo e intenso, ensoñaciones barrocas con una filia total por el horror vacui.

Su pieza más conocida es su silla “Mano“, que ha vendido más de 5.000 copias desde su creación en 1962. Sus pinturas, esculturas y muebles eran muy “chic” en los años 60 y 70, y estaban absolutamente de moda.

La silla con forma de Mano original estaba hecha de madera, diseñada para permitir sentarse en su palma usando los dedos como respaldo y toda ella cubierta con hojas de oro.

Desde su primera exposición, su trabajo ha tenido un estilo fácilmente identificable, aunque no es fácilmente clasificable, y gran parte de su trabajo tiene una calidad industrial derivada de su formación como arquitecto.

También ha estudiado e incorporado elementos de diversas tendencias artísticas y de diseño que van desde el Art Nouveau hasta el Op art.

Su predilección por el kitsch o lo cursi es bien conocida. “Todos estamos inundados de kitsch. Nadie ni nada se salva del kitsch, ni Philip Johnson, ni Diego Matthai, ni María Félix, ni Amalia Hernández. Un Volkswagen es un funky-kitsch, un Mustang es tacky-kitsch, un Mercedes es chic-kitsch“.

Pinturas y muebles se caracterizan por estar llenos de ornamentación, con pocos o ningún espacio en blanco, con líneas, colores y símbolos que hacen referencia a las escrituras antiguas, los códices aztecas, el catolicismo, el hinduismo y lo oculto.

En su obra pictórica, completamente abrumadora y cautivadora, suele haber recreaciones de palacios imposibles y otras estructuras, con innumerables salones y habitaciones, pasadizos secretos y escaleras que no llevan a ningún sitio.

Él clasifica su trabajo como ecléctico e híbrido; su arte no es político, es arte por el arte y afirma que es elitista. Él no cree en hacer arte “para la gente” porque a la mayoría de la gente no le importa. Su arte casi siempre tiene un toque sarcástico y cínico.

La ironía se expresa generalmente a través de la repetición casi alucinógena de los elementos que emplea y el desorden formal, pero son el resultado del pensamiento consciente. Él dice que la única intención de su arte es burlarse de sí mismo y de todos los demás.

En muchas ocasiones su arte ha sido clasificado como “adorno” pero él no está de acuerdo ya que la ornamentación es la forma más antigua de arte, añadida para dar a los objetos una calidad excepcional, incluso religiosa.

Ha llamado a su amplia ornamentación, que incluye elementos de textos antiguos, “Nintendo Churrigueresque“.

También Pedro Friedeberg ha criticado a los artistas modernos diciendo que “el arte ha muerto, después del surrealismo no hay nada nuevo“. “La gente ha perdido el gusto por la ironía, el sarcasmo y el absurdo“.

Sus dos primeras exposiciones individuales fueron en la Galería Diana, en 1959, y la Galería Protec en 1960, ambas en la Ciudad de México.

En la década de 1960, tuvo 16 exposiciones en México, Francia, Nueva York, Portugal y Washington D.C. (1963); 19 en la década de 1970, y 13 en la década de 1980.

21 exposiciones en la década de 1990, y 9 en la década de 2000, todas en México, a excepción de una en Alemania, en 2000, y otra en Bélgica en 2003.

También ha participado en muchas exposiciones colectivas desde 1960 hasta 2003.

Entre los premios que ha recibido están el Segundo Premio en la Bienal de Córdoba (Argentina) de 1966; el Primer Premio en la Exposición Solar de la Ciudad de México en 1967, o el Premio Especial en la XI Bienal de Obra Gráfica de Tokio en 1984.

Fue nombrado “Creador Artístico” por el Sistema Nacional de Creadores Mexicanos y Extranjeros en 1993.

Su trabajo y su vida han aparecido en muchos libros desde 1972 hasta el presente. Estos libros incluyen su autobiografía publicada en México “De vacaciones por la vida, Memorias no autorizadas“, editada por Trilce y Conaculta.

En su autobiografía, Pedro Friedeberg escribe sobre múltiples experiencias con sus muchos amigos en el mundo del arte como Salvador Dalí; Leonora Carrington; Kati Horna; Tamara de Lempicka; Mathias Goeritz; Edward James; Zachary Selig y Bridget Bate Tichenor.

Obras suyas se pueden encontrar en las colecciones permanentes de por ejemplo: el Museo de Arte Moderno; el Museo José Luis Cuevas; el Centro Cultural Televisa; (todos en la Ciudad de México); el Museo de Arte Contemporáneo de Toluca; el Museo de Arte Contemporáneo de Culiacán.

El Museo de Arte Contemporáneo en Pátzcuaro; el Museo de Arte Moderno de Nueva York; el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago; el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva Orleans; la Biblioteca del Congreso de Washington DC; el Museo de Arte Rosa de la Universidad de Brandeis en Boston.

La Biblioteca Nacional de Investigación en Ottawa; el Museo del Louvre en París; el Museo de Israel en Jerusalén; el Museo Nacional de Arte Moderno en Bagdad; el Museo de Arte Ponce en Puerto Rico; el Museo Franklin Rawson en Argentina; el Museo Omar Rayo en Colombia; la Institución Smithsonian en Washington, DC. y el Museo de Artes y Diseño en Nueva York.

Pedro Friedeberg (pág. web).

Designer Pedro Friedeberg.

Pedro Friedeberg y su escultura/silla de “Mano”, diseñada para que las personas se sienten en la palma de la mano usando los dedos como respaldo, y “Gold” Side Table.



source https://decorador.online/disenadores-destacados/pedro-friedeberg/

Saturday 16 June 2018

Marc Thorpe

Marc Thorpe. Arquitecto, diseñador de mobiliario, interiores, gráfico y branding.

Marc Thorpe, Marc A. Thorpe (1978, Maryland, EE.UU.) es un arquitecto y diseñador estadounidense que reside y trabaja en la ciudad de Nueva York.

Con unos padres interesados por la creatividad y el arte (su padre era diseñador gráfico), Marc Thorpe creció en un hogar donde el diseño y la arquitectura eran algo consustancial al ambiente familiar diario.

Nunca hubo una decisión para hacer otra cosa“, reconoce Thorpe, fue algo consanguíneo.

Y fue por eso que estudió en la Universidad de Maryland para licenciarse en diseño gráfico e industrial seguido, en 2004, por un Master en arquitectura con honores en la Parsons School of Design de Nueva York.

La idea “europea” de trabajar en todas las áreas del diseño se lo planteó Thorpe mientras trabajaba en Florencia, antes de instalarse en Nueva York.

Mientras estaba en la escuela, pasó dos veranos trabajando con el arquitecto Mauro Lipparinni en Florencia.

Fue realmente la influencia de los italianos lo que me hizo querer establecer mi práctica en una especie de formato similar, que es esencialmente este tipo de práctica multidisciplinaria de no enfocarse en un tipo de faceta del diseño sino ir tras todas las habilidades“.

Este enfoque fue lo que le condujo, en su día, a la fundación de su propia Agencia creativa.

Me sentí muy cómodo cambiando habilidades… poder pasar de productos muy pequeños a muebles, que obviamente se prestan a desarrollar proyectos de arquitectura interior y luego a la arquitectura misma“.

En los Estados Unidos, tendemos a categorizar las cosas, poner las cosas en cajas, y eso limita al diseñador. Mientras que en Europa… un diseñador puede hacer prácticamente cualquier cosa“, reconoce Marc Thorpe en una entrevista para la revista Dezeen.

En Estados Unidos no son frecuentes las agencias multidisciplinares y los diseñadores por lo general se encuentran en la situación de “solo estoy haciendo producto“, o “solo estoy haciendo iluminación“.

Con todo esto, en 2005, Marc Thorpe fundó la firma multidisciplinaria de diseño del mismo nombre, Marc Thorpe Design (MTD), donde actualmente desempeña el cargo de arquitecto principal y director creativo de la firma.

MTD es conocida internacionalmente por su trabajo innovador y dinámico que adopta un enfoque riguroso integrando la arquitectura, el diseño y la tecnología con la investigación y la práctica profesional.

Marc Thorpe afirma: “creemos en un enfoque de diseño holístico que involucra los componentes sociales del espacio y la forma“.

Las colaboraciones con artistas digitales, diseñadores interactivos, diseñadores de nuevos medios, ingenieros de sonido e iluminación y expertos en redes sociales han propiciado su diversidad y experiencia.

Creemos en la escalabilidad ilimitada de una marca. Desde el rascacielos hasta el logotipo“, lo que le permite trabajar en múltiples disciplinas y, por lo tanto, llegar a más clientes potenciales.

Es uno de los pocos diseñadores estadounidenses que ha logrado establecer relaciones con grandes marcas europeas de muebles como Moroso y Casamania, al tiempo que mantiene una lista internacional de clientes que incluye Coca-Cola; Mercedes Benz; Stella Artois, y L’Oréal.

Es una cuestión de limitación, si hablas con alguien que sepa de negocios te dirá que siempre se trata de diversificar“.

Thorpe y su equipo han diseñado para los sectores comercial, residencial y de ocio, y colaborado para marcas internacionales líderes -a parte de las anteriormente citadas- como: Tod’s; Under Armour; Infiniti; Saatchi & Saatchi; ABInBev; David Yurman; Esquire; Yahoo; Patron; DavidoffCooper Hewitt; David Yurman; Quinze & Milan, y Target.

Marc Thorpe y su equipo colaboran con los clientes para desarrollar y ejecutar estrategias de crecimiento de marca diseñando relaciones y poniendo en valor las intersecciones sistémicas que presenta un proyecto.

Para descubrir el potencial de un proyecto, el estudio trabaja estrechamente con clientes y colaboradores para fomentar nuevas ideas, establecer una visión común y estrategias innovadoras de enfoque para nutrir el proceso de diseño.

Un ejemplo de su planteamiento de trabajo sería la relación que Thorpe mantiene desde hace más de un lustro con la marca de mobiliario italiana Moroso.

En 2009, Thorpe conoció a Patrizia Moroso en Nueva York mientras trabajaba en un proyecto de arquitectura para el que diseñó una mesa personalizada que después le mostró. Este fue el comienzo de una larga colaboración con su marca.

La mesa “Mark” (2010), fue su primera colaboración con Moroso, y en 2012, diseñó el sofá “Blur” para la misma firma, cuyo diseño cosechó una atención considerable de los medios globales.

En 2014 diseñó las mesas “Morning Glory“, también para Moroso -presentadas en la Feria del Mueble de Milán- que estaban hechas de varillas de acero soldadas con recubrimiento de polvo para los tallos y placas de acero dobladas con láser para las hojas. Hoy en día esa colaboración tan fructífera sigue con nuevos y variados proyectos.

En cuanto a cómo Marc Thorpe se ve a si mismo como profesional comenta que: “siempre he tenido un problema cuando he sido etiquetado como diseñador estadounidense“.

Mi visión del diseño estadounidense es que es una especie de eslogan vacío: realmente no existe. Estados Unidos no es un estilo, Estados Unidos es una idea. Y la idea trata sobre la diversificación y sobre tener una voz propia“.

Hoy en día en EE.UU. hay una gran diversificación en términos de estilo. Son estilos y voces específicas que van surgiendo cada poco, por lo que es muy difícil etiquetar algo como “estilo americano“.

Marc Thorpe cree que la escena del diseño de Nueva York, por ejemplo, se polariza entre aquellos que trabajan en varios sectores con marcas internacionales, y entre los “creadores / fabricantes” que realizan productos personalizados y que después venden a través de las galerías.

Nueva York es obviamente una base de operaciones perfecta para los diseñadores que trabajan a nivel internacional, diseñadores como Jeffrey BernettTodd BracherStephen BurksDror o yo mismo.

Estos diseñadores están trabajando con compañías que son muy grandes, compañías Fortune 500, y también están trabajando con grandes marcas como Moroso; Fritzhansen; Cappellini, etc.

Al mismo tiempo, Nueva York también tiene otra cara, la de los que se pueden definir como “fabricantes” que comenzaron a trabajar directamente desde Brooklyn.

Diseñadores como David WeeksJason Miller, o Lindsey Adelman, que están trabajando y fabricando sus propios productos con mucho éxito comercial y que se están globalizando con sus nombres a través de galerías y plataformas de exhibición como Wanted Design NYC (una plataforma de lanzamiento que busca talentos de diseño emergentes en el campo de los muebles y la iluminación).

Otro de los desafíos que se plantea Marc Thorpe es sobre la excesiva abundancia de información que fluye y que cambia constantemente.

El mercado en realidad se vuelve muy desafiante“. Para él, afecta al planteamiento que pueda hacerse cualquier diseñador, pero también le “sirve para enfocarse a uno mismo“.

Marc Thorpe ha dado clases en el Departamento de arquitectura en la Parsons School of Design de NY, y en el Departamento de diseño industrial del Pratt Institute en Brooklyn.

Actualmente enseña en el Departamento de diseño, arte digital y cine en la Universidad de Nueva York.

Marc Thorpe (pág. web).

Designer Marc Thorpe.

Marc Thorpe y mesita auxiliar “Mark” (2010) para la firma italiana Moroso.



source https://decorador.online/disenadores-destacados/marc-thorpe/